ⓘ Cinematografía

Historia del cine

La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos.

Estudio cinematográfico

Un estudio cinematográfico es una empresa, por lo general privada, que dispone de todos los medios necesarios para la producción y el rodaje de películas y a veces incluso también para su distribución en salas de proyección.

Festival de cine

Festival de cine o festival cinematográfico es la denominación habitual de los concursos de cinematografía, realizados en varias ciudades o regiones del mundo. Las películas exhibidas en los festivales pueden ser recientes y, dependiendo del enfoque del evento, pueden incluir estrenos internacionales y nacionales. Algunos festivales se centran en un cineasta o género específico. Otros se especializan en cortometrajes de una duración máxima definida. Los festivales de cine suelen ser eventos anuales. Algunos historiadores de cine, entre ellos Jerry Beck, ​ no consideran a los festivales com ...

Formato cinematográfico

El formato cinematográfico se rige por dos ideas complementarias y la vez diferentes, ya que una se refiere al tamaño de la película utilizada, a los milímetros del negativo y la otra describe la zona que realmente utilizamos de la película, la parte impresionable del negativo. También tenemos que tener en cuenta el formato de proyección, que hace referencia la compresión del formato de exposición la hora que proyectamos un film. Este proceso se realiza para eliminar pequeños defectos que podrían afectar la película. ​está limpiando

Reichsfilmkammer

La Reichsfilmkammer o Cámara de Cine del Reich era una corporación estatal controlada por el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda que regulaba la industria cinematográfica en la Alemania nazi entre 1933 y 1945. La afiliación la asociación era obligatoria para todos aquellos que quisieran trabajar en películas de cualquier tipo; la falta de afiliación significaba, a todos los efectos, la prohibición de trabajar. Con sede en Berlín, el establecimiento de la RFK fue un elemento importante del proceso denominado como Gleichschaltung y la política cinematográfica nazi.

Cine 3D

Recibe la denominación de cine 3D la tecnología de filmación y proyección de cine para que simule la visión tridimensional humana real. El fenómeno del cine resultó una innovación, la inquietud de un cine que pudiese reproducir las imágenes tal cual son visualizadas por el ojo humano fue inminente. La historia del cine data que, después del surgimiento de este medio se comenzó a plantear la posibilidad de dotar a este nuevo gran espectáculo con la tercera dimensión para que se hiciera más real. Se sabía que el cerebro creaba la sensación de tridimensionalidad sumando las dos imágenes que r ...

Película en colores

Se denomina película en colores a aquella película cinematográfica en colores. Las primeras películas animadas fueron realizadas con una emulsión fotográfica basada en halogenuro de plata sobre una base clara. La imagen que se obtenía como resultado era en un rango de tonos de negro y blanco, dependiendo de la intensidad luminosa del objeto original. La película en colores, no solo permitió captar la luminosidad de un sujeto, sino también su color. Sin importar si el color es fotografiado en trozos de film separados o en la misma emulsión, toda la fotografía en colores es sintetizada en un ...

Película de 70 mm

La película de 70 mm es un tamaño de película de alta resolución para fotografía fija y cine, con mayor resolución que el formato de película cinematográfica estándar de 35 mm. Como se utiliza en las cámaras, la película es de 65 mm. Para la proyección, la película de 65 mm original se imprime en película de 70 mm. Los 5 mm adicionales son para 4 bandas magnéticas que contienen seis pistas de sonido. Aunque más adelante impresiones de 70 milímetros utilizan codificación de sonido digital, la gran mayoría de las impresiones sobrevivientes en 70 mm existentes son anteriores a esta tecnología ...

Pantalla ancha

La pantalla ancha o pantalla panorámica es cualquier formato de imagen con relación de aspecto horizontalmente más grande que 4:3, estándar de la academia utilizado por la televisión analógica.

Cine expresionista alemán

El cine expresionista alemán es el nombre que se le da a un grupo de producciones cinematográficas con ciertos aspectos en común. Este estilo de hacer cine tiene su correspondencia con la corriente expresionista, llamada así por contraste con la corriente impresionista del siglo XIX en pintura, es decir, con aquel tipo de pintura en la que prima la "expresión subjetiva" sobre la representación de la objetividad. Esta pintura recurría a colores hirientes y ritmos lineales muy fuertes. Arraigó fundamentalmente en Alemania, de donde surgió el movimiento Die Brücke, fundado en 1905 por unos es ...

Picnic at Hanging Rock

Picnic at Hanging Rock es una película australiana de 1975 protagonizada por Rachel Roberts, Dominic Guard, Helen Morse, Jacki Weaver, Anne Lambert, Christine Schuler y Karen Robson, dirigida por Peter Weir. Está basada en la novela homónima de Joan Lindsay, publicada en 1967.

Cine arte

El cine arte es un tipo de cine realizado por compañías, con frecuencia pequeñas, cuya línea de producción contrasta con las que tienen como objetivo la taquilla y el consumo masivo. El cine arte cuenta con una mayor libertad creativa que el cine convencional, y suele mostrar temas controvertidos o dramáticos o utilizar recursos narrativos o cinematográficos poco habituales e incluso de difícil comprensión. Con frecuencia, el término se utiliza como sinónimo de cine de autor, debido a que las películas se identifican por el sello que su director imprime en ellas.

Teoría de autor

La teoría de autor es una teoría que asevera originalmente que el cineasta es su propio guionista, término cuya procedencia deriva del francés auteur. ​ La teoría de autor se originó en la crítica cinematográfica francesa de finales de la década de 1940 como un sistema de valores ​ y desde entonces se ha aplicado a los productores de música popular, así como a los creadores de videojuegos.

Neorrealismo italiano

El neorrealismo italiano fue un movimiento narrativo y cinematográfico que surgió en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945. Tuvo como objetivo mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que hasta entonces había impuesto la Italia fascista. El término fue acuñado por el crítico Umberto Barbaro y suele considerarse que la primera película de esta corriente es Roma ciudad abierta, de Roberto Rossellini. Siguiendo la línea del cine mudo, en el que no había diálogos y por lo tanto las expresione ...

Cine negro

El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950. Se suele considerar como la primera película de este tipo a El halcón maltés, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Astor, estrenada en 1941. Otra película es El cisne negro una película del género noir muy conocida. La expresión "cine negro", del francés film noir, fue acuñada por primera vez por el crítico Nino Frank, italiano de padres suizos que realizó su carrera profesional en Francia. ​ Es usada por la crítica cinematográfica para describir un género de def ...

                                     

ⓘ Cinematografía

English version: Cinematography

La Cinematografía se refiere la creación de secuencias de imágenes que simulan movimiento. Puede incluir su uso como película o como secuencia de imágenes digitales, normalmente producidas con una cámara de vídeo. La cinematografía está muy relacionada con la fotografía. Tanto dificultades técnicas como numerosas posibilidades de creatividad surgen cuando la cámara y los elementos de la escena están en movimiento.

La cinematografía puede decirse que es una forma de art du spectacle, corrientemente designada como "séptimo arte", según la expresión utilizada por el crítico de cine Ricciotto Canudo en los años 1920. en francés Georges Sadoul, "Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours", Ernest Flammarion, Paris, 1949.

                                     

1. Historia

La cinematografía ha sido siempre una forma de arte única para las películas de todo tipo de género. Aunque la exposición de imágenes en elementos de luz sensible se remonta la temprana era del siglo XX, las películas pedían una nueva forma de fotografía y nuevas técnicas estéticas. "Es plasmar una percepción en imágenes en movimiento con o sin sonido, tal vez distorsionada en la mayoría de las realizaciones cinematográficas, pero con un sentido propio y de querer dar una visión más amplia, simple o compleja de la realidad, la historia, el concepto de futuro y de la ficción." González Victor Raúl

En la infancia del largometraje, el cinematógrafo ejercía también el papel de director y la persona que sostenía la cámara. Al tiempo en el que el arte y la tecnología evolucionaron, emergió una separación entre el director y el operador de cámara. Con la llegada de la luz artificial y mayor rapidez en las películas más sensibles la luz y de los avances tecnológicos como la películas en color y las panorámicas, resultó que la producción de películas especialmente en algunos aspectos técnicos requerían personal cada vez más especializado. La cinematografía fue clave durante la era del cine mudo –no había sonido aparte de la música de fondo, no había diálogo– y las películas se basaban en la iluminación, la actuación y la interpretación.

En 1919 en Hollywood, se creó la nueva película capital del mundo, una de las primeras que todavía existe sociedades de comercio: la Sociedad Americana de Cinematógrafos ASC, la cual permaneció para organizar la contribución de los cinematógrafos al arte y la ciencia de la creación de las películas. En otros países también se establecieron este tipo de asociaciones de comercio. La ASC define la cinematografía como "Un proceso creativo e interpretativo que culmina en la autoría de un trabajo original de arte más bien que una simple grabación de un evento físico".

La cinematografía no es una sub-categoría de la fotografía, sino que es una destreza que el cinematógrafo utiliza en adición a otras técnicas físicas, organizativas, directivas, interpretativas y manipuladoras de la imagen para efectuar un proceso coherente.

                                     

2.1. Aspectos Sensor de la imagen y cinematografía

La cinematografía puede empezar con roles de películas o un sensor digital de la imagen.

Los avances en la producción de películas y la estructura granulada proveyeron un amplio rango de películas fotográficas disponibles.

La selección de una película fotográfica fue una de las primeras decisiones tomada en la preparación de la película típica del siglo veinte.

Aparte de la selección del ancho de la película - 8 mm aficionado, 16 mm semi-profesional, 35 mm profesional y 65 mm fotografía épica que se usa pocas veces excepto puntos de reunión para eventos especiales - el cinematógrafo tiene una selección de reservas en reversión que cuando son reveladas crea una imagen positiva y los formatos negativos junto con un amplio rango de velocidades de la película la sensibilidad hasta la luz desde ISO 50 lento, menos sensibilidad la luz hasta 800 muy rápido, extremadamente sensible la luz y respuestas distintas para el color baja saturación, alta saturación y contraste variando los niveles entre el negro puro no hay exposición y el puro blanco completa sobreexposición.

Avances y ajustes para casi todas las medidas de la película creadas, los" super” formatos donde el área de la película solía capturar un solo fotograma de una imagen expandida, aunque la medida física de la película permanezca igual. Super 8 mm, super 16 mm y super 35 mm todos utilizan más del total del área de la película para la imagen que sus no-super contrapartes" regulares”. A mayor dimensión de la película, más grande será la resolución de claridad y cualidad técnica en la imagen.

Las técnicas empleadas por el laboratorio de películas para procesar la película fotográfica puede también ofrecer una considerable discrepancia en la imagen producida. Controlando la temperatura y variando la duración en la que la película es remojada en el desarrollo de productos químicos y saltando ciertos procesos químicos, o parcialmente saltando todos ellos. Los cinematógrafos pueden lograr diferentes vistas de una sola película fotográfica en el laboratorio. Algunas técnicas que se pueden utilizar son las de revelado, bypass blanqueador y proceso cruzado.

El trabajo del siglo XXI utiliza en su totalidad cinematografía digital y no tiene películas fotográficas, pero las cámaras pueden estar ajustadas en diferentes formas que van más lejos de las habilidades de una película fotográfica en particular.

Estas pueden proveer variando los grados de sensibilidad de color, el contraste de la imagen, la sensibilidad de la luz etc. Una cámara puede lograr toda la variedad de vistas de diferentes emulsiones, aunque es muy discutido como para que método de captura de la imagen es el" mejor” método. Los ajustes de la imagen digital ISO, contraste etc. son ejecutados estimando los mismos ajustes que tendrían lugar si una película real estuviera en uso, y así son estas vulnerables a las percepciones del diseño del sensor de las cámaras de varias películas fotográficas y los ajustes de los parámetros de la imagen.

                                     

2.2. Aspectos Filtros

Los filtros, como los filtros de difusión o los filtros de efectos de color, también son ampliamente utilizados para mejorar los efectos del estado de ánimo o efectos dramáticos. La mayoría de los filtros fotográficos se componen de dos piezas de vidrio óptico pegadas entre sí con una forma de imagen o material de manipulación de la luz entre el vidrio. En el caso de los filtros de color, a menudo en medio hay un color translúcido presionado entre dos planos de vidrio óptico. Los filtros de color funcionan mediante el bloqueo de ciertas longitudes de onda que el color de la luz llega la película. Con la película en color, esto funciona muy intuitivamente, así pues un filtro azul reduce el paso al rojo, naranja y amarillo claro y crea un tinte azul en la película. Con las fotografías en blanco y negro, los filtros de color se utilizan poco, por ejemplo un filtro de color amarillo, lo que reduce las longitudes de onda azules de la luz, puede ser utilizado para oscurecer un cielo de verano mediante la eliminación de la luz azul de golpear la película, por tanto en gran medida subexponiendo el cielo todo azul, aunque no sea un tono de piel más humano. Algunos cineastas, como Christopher Doyle, son muy conocidos por su uso innovador de los filtros. Los filtros pueden ser utilizados en frente de la lente, o en algunos casos, detrás de la lente para diferentes efectos.



                                     

2.3. Aspectos Lente

Con la lente se puede conectar la cámara para dar una cierta mirada o sentir el efecto de enfoque, color, etc.

Al igual que el ojo humano, la cámara crea perspectiva y las relaciones espaciales con el resto del mundo. Sin embargo, a diferencia de un ojo, una fotografía puede seleccionar diferentes lentes para diferentes propósitos. La variación en la distancia focal es una de las ventajas principales. La longitud focal de la lente determina el ángulo de visión y, por lo tanto, el campo de visión. Los directores de fotografía pueden elegir entre una amplia gama de lentes angulares," normales”, y lentes de enfoque largo, así como los objetivos macro y otros sistemas especiales de lentes de efectos tales como lentes de baroscopio. Los objetivos de un gran ángulo tienen longitudes focales cortas y distancias espaciales que hacen más evidentes. Una persona en la distancia parece mucho más pequeña, mientras que alguien de cerca es más grande. Por otro lado, las lentes de enfoque largas reducen tales exageraciones, que representan los objetos lejanos aparentemente tan próximos entre sí y la perspectiva de aplanamiento.

Las diferencias entre la representación de la perspectiva no es debido la longitud focal por sí mismo, sino por la distancia entre los sujetos y la cámara. Por lo tanto, el uso de diferentes longitudes focales en combinación con otra cámara a distancia de sujetos crea esta representación diferente. Cambiando la distancia focal solo mientras se mantiene la posición de la misma cámara no afecta la perspectiva, solamente el ángulo de visión. Una lente de zoom permite a un operador de cámara cambiar su longitud focal dentro de un disparo o rápidamente entre configuraciones para los tiros. Como objetivos principales, se ofrece una mayor calidad óptica y son" más rápidas” las grandes aberturas de diafragma, que puedan utilizarse en menos luz que los objetivos zoom, que se emplean a menudo en el cine profesional sobre las lentes de zoom. Ciertas escenas o incluso tipos de cine, sin embargo, puede requerir el uso de un zoom de velocidad o facilidad de uso, así como vacunas que implican un movimiento zoom.

Como en otra fotografía, el control de la imagen expuesta se hace en la lente con el control de la abertura del diafragma. De la selección, el director de fotografía necesita que todas las lentes sean grabadas con T-Stop, no con f-stop, por lo que la pérdida de luz es debido la eventual, el vidrio no afecta al control de la exposición cuando se ajusta utilizando los medidores habituales. La elección de la abertura también afecta la calidad de la imagen aberraciones y la profundidad de campo véase más adelante.

                                     

2.4. Aspectos La profundidad del campo y el enfoque

Un ejemplo de enfoque de tiro profundo se encuentra en el film Ciudadano Kane 1941: todo, incluso el sombrero en el primer plano y el muchacho el joven Charles Foster Kane en la distancia, se encuentran en un enfoque nítido. En Ciudadano Kane los directores de fotografía Gregg Toland y Orson Welles utilizan estrictas aberturas para crear profundidad de campo muy grande en las escenas, a menudo haciendo que cada detalle del primer plano y fondo se junten en un enfoque nítido. Esta práctica se conoce como la profundidad de campo. La profundidad de campo se convirtió en un dispositivo cinematográfico popular de la década de 1940 en Hollywood.

La distancia focal y la abertura del diafragma afectan la profundidad de campo de una escena, es decir, hasta qué punto el fondo, a mediados de baja y el primer plano se representará en el" enfoque adecuado” un solo plano exacto de la imagen está en el foco exacto en la película o de destino de vídeo. La profundidad de campo que no debe confundirse con la profundidad de foco se determina por el tamaño de la apertura y la distancia focal. Una gran profundidad o profundidad de campo se genera con una apertura muy pequeña del iris y centrándose en un punto en la distancia, mientras que una menor profundidad de campo se puede lograr con una gran apertura del iris y centrándose más cerca de la lente. La profundidad de campo también se rige por el tamaño de formato. Si se considera el campo de visión y el ángulo de visión, menor será la imagen, la distancia focal debe ser más corta, como para mantener el mismo campo de visión. Entonces, cuanto menor sea la imagen, la profundidad de campo se obtendrá más, para el mismo campo de visión. Por lo tanto, tiene menos de 70mm de profundidad de campo de 35mm para un campo determinado de vista, más de 16mm a 35mm y cámaras de vídeo aún con más profundidad de campo de 16mm. Como camarógrafos tratan de emular el aspecto de película de 35mm con las cámaras digitales, este es un tema de la frustración, excesiva profundidad de campo con cámaras digitales y el uso de dispositivos ópticos adicionales para reducir esa profundidad de campo.

Hoy en día, la tendencia es un mayor enfoque superficial. Para cambiar el plano de enfoque de un objeto o personaje a otro dentro de un disparo, se conoce comúnmente como un foco de rack.

                                     

2.5. Aspectos Relación de aspecto y el encuadre

La relación de aspecto de una imagen es el cociente de su anchura a su altura. Esto se puede expresar como una relación de 2 enteros, tales como 4/3, o en un formato decimal, como 1.33.

Diferentes proporciones ofrecen diferentes efectos estéticos. Normas para la relación de aspecto han variado significativamente con el tiempo.

Durante la época del cine mudo, las relaciones de aspecto variado ampliamente, abarca desde la plaza 1.1, todo el camino hasta el extremo de pantalla ancha 4.01 Polyvision. Sin embargo, desde la década de 1910, las imágenes mudas en movimiento en general, se establecieron en la proporción de 4:3 1.33. La introducción del sonido en la película brevemente estrecha la relación de aspecto, para dejar espacio a una banda de sonido. En 1932 se introdujo un nuevo parámetro, con la proporción de 1.37, con el fin de ensanchar el marco.

Durante años, los directores de fotografía tradicionales se limitan al uso de la razón de la Academia, pero en la década de 1950, gracias la popularidad de Cinerama, las tasas de pantalla ancha se introdujeron en un esfuerzo por sacar al público de nuevo al teatro/cine, fuera de su casa y lejos de sus televisores. Estas nuevas panorámicas proporcionaban a los productores un fotograma mucho más amplio para componer sus imágenes.

Varios sistemas de fotografía fueron inventados y utilizados en los años 50 para crear películas, pero hay uno que domina en la actualidad: el proceso anamórfico, que exprime ópticamente la imagen para fotografiar el doble del tamaño en el área horizontal y el mismo tamaño vertical como las lentes" esféricas" estándar.

El primer uso común del formato anamórfico fue CinemaScope, que usó una proporción de 2.35, aunque originalmente era de 2.55. CinemaScope se usó desde 1953 hasta 1967, pero debido a defectos técnicos en el diseño y su posesión por Fox, terceras compañías, dirigidas por las mejoras técnicas de Panavision en los años 50, dominan ahora el mercado de lentes anamórficas.

Los cambios en las proyecciones estándar de SMPTE alteraron las proporciones proyectadas de 2.35 a 2.39 en 1970, aunque esto no alteraba nada excepto los estándares anamórficos de fotografía; todos los cambios respecto a las proporciones de fotografía anamórfica de 35 mm son específicas a una cámara o proyector, y no al sistema óptico.

Tras la" guerra de las panorámicas” de los años 50, la industria cinematográfica estableció 1.85 como estándar para las proyecciones en los Estados Unidos y el Reino Unido. Esta es una versión corta de 1.37. Europa y Asia optaron por 1.66 al principio, aunque el 1.85 ha permeado ampliamente estos mercados las últimas décadas. Ciertas películas" épicas” o de aventuras utilizaban el anamórfico 2.39.

En los años 90, con la llegada del vídeo en alta definición, los ingenieros de televisión crearon la proporción de 1.78 16:9 como compromiso matemático entre el estándar del cine de 1.85 y el de la televisión de 1.33, ya que no era práctico producir un tubo de televisión CTR tradicional con una anchura de 1.85. Hasta aquel momento, no se había creado nada en 1.78. Hoy en día, este es un estándar para vídeos de alta definición y para televisiones panorámicas. Algunas películas del cine se graban actualmente usando cámaras HDTV.



                                     

2.6. Aspectos Iluminación

La iluminación es necesaria para crear la exposición de una imagen en un fotograma de una película o en una tarjeta digital CCD, etc. El arte de la iluminación en cinematografía se aleja de la exposición básica, no obstante, en la esencia de cuenta-cuentos. La iluminación contribuye considerablemente la respuesta emocional que la audiencia tiene al ver imágenes en movimiento.

Como dijo una vez el director Sahin Michael Derun: la diferencia entre porno y erotismo es la iluminación simplemente remarcando la importancia de la iluminación en cinematografía.

                                     

2.7. Aspectos Movimientos de cámara

La cinematografía no solo puede representar un objeto en movimiento si no que puede usar una cámara que representa el punto de vista o perspectiva de la audiencia, que se mueve durante la filmación. El movimiento juega un rol considerable en el lenguaje emocional de la filmación de imágenes y la reacción emocional de la audiencia la acción. Las técnicas se extienden desde los movimientos más básicos del" panning” movimiento horizontal de un punto de vista desde una posición fija; como si giraras tu cabeza de un lado a otro y" tilting” movimiento vertical de un punto de vista desde una posición fija; como inclinar la cabeza hacia atrás para mirar hacia el cielo y luego hacia el suelo hasta el" dollying” posicionando la cámara en una plataforma en movimiento para acercarse o alejarse del objeto," tracking” posicionando la cámara en una plataforma en movimiento para moverla hacia la izquierda y la derecha, cranning moviendo la cámara en una posición vertical; siendo capaz de levantarla del suelo así como balancearla de un lado a otro desde una posición fija, y combinaciones de las anteriores.

Las cámaras se han llegado a montar en casi cualquier medio de transporte imaginable; la mayoría de las cámaras también pueden ser de mano, eso quiere decir que están en manos del cámara, que la mueve de una posición a otra mientras filman la acción. Las plataformas estabilizadoras se empezaron a utilizar a finales de los años 70, durante la invención de Garret Brown, conocida como" Steadicam”. La" Steadicam” es un arnés y estabilizador de brazos que se conecta con la cámara, apoyando la cámara mientras se aísla de los movimientos de quien la usa. Después de que la patente de" Steadicam” caducara a principios de los 90, muchas otras compañías comenzaron manufacturando su concepto del propio estabilizador de cámaras.



                                     

3. Efectos especiales

Los primeros efectos especiales en el cine fueron creados mientras la película estaba siendo filmada. Estos empezaron a conocerse como los efectos" in-camera”. Más tarde, se desarrollaron efectos ópticos y digitales para que los editores y artistas de efectos visuales pudieran controlar el proceso manipulando la película en posproducción. Se pueden ver muchos ejemplos de efectos especiales" in-camera” en obras de Georges Méliès.

                                     

3.1. Efectos especiales Velocidad de fotogramas

Las imágenes en movimiento se representan la audiencia a una velocidad constante. En el cine, es de 24 fotogramas por segundo FPS, en NTSC EEUU la televisión es de 30 fotogramas por segundo 29.97 para ser exactos, en PAL Europa la televisión es de 25 fotogramas por segundo. Esta velocidad de representación no varía.

Sin embargo, variando la velocidad en la que la imagen es capturada, varios efectos pueden ser creados sabiendo que la imagen grabada más rápida o lentamente se presentará a una velocidad constante. Por ejemplo, la fotografía" time-lapse” se crea mediante la exposición de una imagen a una velocidad muy lenta. Si un cinematográfico coloca una cámara para exponer un fotograma cada minuto durante cuatro horas, y después ese material se proyecta a 24 fotogramas por segundo, un evento de 4 horas tardará 10 segundos en representarse, y cualquiera puede presentar los eventos de un día entero 24 horas en un solo minuto.

la inversa, si una imagen es capturada a velocidades mayores de las que serán expuestas, el efecto es para ralentizar las imágenes cámara lenta. Si un director de fotografía captura a una persona zambulléndose en una piscina a una velocidad de 96 fotogramas por segundo y la imagen es expuesta a 24 fotogramas por segundo, la representación durará 4 veces más que la acción real. La captura extrema de cámara lenta, capturando miles de fotogramas por segundo puede presentar cosas invisibles al ojo humano, como las balas en una guerra y las ondas expansivas viajando por el aire, una técnica cinematográfica potencialmente poderosa.

Con imágenes en movimiento, la manipulación del tiempo y del espacio es un factor que contribuye considerablemente a las herramientas para contar historias. La edición de películas juega un rol mucho más fuerte en esta manipulación, pero la selección de la velocidad de fotograma en la fotografía de la acción original también es un factor contribuyente en cuanto la alteración del tiempo. Por ejemplo, Modern times de Charles Chaplin fue filmada a una" velocidad silenciosa” 18 fps pero proyectada a" velocidad de sonido” 24 fps, que hace que las payasadas parezcan más frenéticas.

El" Slow motion”, o" Speed ramping” es un proceso por el cual la velocidad de captura del fotograma cambia con el tiempo. Por ejemplo, si durante el proceso de 10 segundos de captura, la velocidad de captura se ajusta de 60 fotogramas por segundo a 24 fotogramas por segundo, cuando se pone en marcha la velocidad estándar de 24 fotogramas por segundo, se consigue una manipulación de tiempo excepcional. Por ejemplo, alguien abriendo una puerta y saliendo la calle parecería que empezara con cámara lenta, pero unos segundos más tarde, y en la misma toma la persona parecería estar caminando a" tiempo real” velocidad normal. De forma contraria se utiliza el" Speed ramping” en The Matrix cuando Neo vuelve a entrar en Matrix por primera vez para ver el Oráculo. Tal como sale del almacén, la cámara se acerca a Neo a una velocidad normal, pero cuanto más se acerca la cara de Neo el tiempo parece que se vaya ralentizando, prefigurando la manipulación del tiempo que luego se ve en la película de Matrix.



                                     

4. Personal

En orden jerárquico descendiente, este es el personal que está involucrado:

  • Director de fotografía también llamado cinematógrafo.
  • Operador de cámara también llamado camarógrafo.
  • Primer asistente de cámara también conocido como foquista.
  • Segundo asistente de cámara también conocido como claquetista.

En la industria cinematográfica, el director de fotografía es el responsable de los aspectos técnicos de las imágenes, pero trabaja de cerca con el director para asegurar que la estética apoya la visión de la historia contada por el director. Los directores de fotografía son los responsables del cámara, el maquinista y el equipo de iluminadores en plató, y por ello suelen ser llamados directores de fotografía o DFs. Según la tradición inglesa, si el propio DF maneja la cámara, será llamado cinematógrafo. En pequeñas producciones generalmente todas esas funciones las cumple una sola persona. La progresíon de la carrera normalmente implica subir la escala en segundo lugar, para finalmente manejar la cámara.

Los directores de fotografía toman muchas decisiones creativas e interpretativas en el transcurso de su trabajo, desde la preproducción hasta la postproducción, los cuales afectan el aspecto general de la película. Muchas de esas decisiones son similares a lo que un fotógrafo necesita tener en cuenta cuando va a hacer una foto: el cinematógrafo controla todas las decisiones de la película from a range of available stocks with varying sensitivities to light and color, la selección de las cámaras, los focos, apertura, exposición y focos. Sin embargo la cinematografía tiene un aspecto temporal ver persistencia de la visión, no como la fotografía, que es simplemente una imagen quieta. También es más voluminoso y agotador trabajar con cámaras de vídeo, e implica elecciones más complejas. Un cinematógrafo normalmente necesita trabajar en equipo más que un fotógrafo, quien frecuentemente puede ser una sola persona. Como resultado, el trabajo del cinematógrafo también incluye organización logística y gestión personal.

                                     

5. Evolución de la tecnología: nuevas definiciones

Tradicionalmente el término" cinematografía” se ha referido al trabajo con una clase de película hecha con pintura al agua, pero ahora es un sinónimo de la videografía y el vídeo digital debido la popularidad de la cinematografía digital.

El Proceso de imagen moderno también hizo posible modificar imágenes de manera radical. Esto permitió a las nuevas disciplinas aprovechar algunas de las oportunidades que un día fueron del dominio exclusivo de los cinematógrafos.



                                     

6. Festivales de cine

Un festival de cine consiste en la proyección de cortos o largometrajes en un lugar determinado durante un tiempo limitado.

Las proyecciones pueden estar abiertas al público o ser reservadas para críticos, periodistas o profesionales.

El festival de cine en muchas oportunidades es el primer encuentro entre la obra, sus creadores y el público. Es un momento clave en la vida de la película, dado que la misma puede ser muy cuestionada o consagrada si obtiene un premio internacional, como por ejemplo un León de Oro en el Festival de Venecia, el Oso de Oro en el Festival de Berlín o la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Por otra parte los festivales permiten el descubrimiento de nuevos directores y sirven para la promoción de las películas.

                                     
  • Instituto Guerásimov de Cinematografía Consultado el 2 de septiembre de 2008. vgik.info, Gerasimov Instituto de Cinematografía sitio oficial en ruso
  • El cine abreviatura de cinematógrafo o cinematografía es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes como se les conocía a las películas en esa
  • Nacional de Cinematografía 2010 Agustí Villaronga, Premio Nacional de Cine La figurinista Yvonne Blake, premio Nacional de Cinematografía 2012 Agencia
  • Los Premios Sant Jordi de Cinematografía - inicialmente denominados Premios San Jorge de Cinematografía - son unos de los galardones cinematográficos más
  • Autónomo de Cinematografía El Nacional Caracas, Venezuela Consultado el 18 de noviembre de 2019. Centro Nacional Autónomo de Cinematografía Datos: Q5761391
  • de radio, televisión y cinematografía Entre sus facultades, RTC supervisa los contenidos de radio, televisión y cinematografía para su clasificación
  • Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía o SCHRYTVyC es el organismo público y estatal de radio, televisión y cinematografía de Chiapas, México. Está integrado
  • La cinematografía posterior en el tiempo al auge literario del subgénero de terror gótico, retomó sus arquetipos en películas como: El gabinete del doctor
  • Administrativo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CNAC el Anteproyecto del Plan de Cinematografía y adoptar las iniciativas más convenientes
  • La Dirección General de Cinematografía y Teatro DGCT fue un organismo de la dictadura franquista, con rango de dirección general, encargado de la administración